К 1970-м годам система критериев в искусстве была разрушена. Однако, несмотря на это, каждый профессионал имеет свою систему взглядов на современное искусство, которая помогает взаимодействовать с ним и давать ему оценку. Беседа художника-концептуалиста Сергея Ануфриева, разработавшего «периодическую таблицу искусства» и галериста, куратора Марата Гельмана, проповедующего идею «культурного ландшафта» вместо истории искусства, – это попытка выяснить, насколько их концепты совместимы.
Марат Гельман: Критерия современного искусства последние 50 лет не существует. Нет никакой священной книги, по которой можно было бы определять, что искусство хорошее/плохое, удачное/неудачное. Но при этом если вы, например, придёте на открытие Венецианской биеннале и cпросите каждого приехавшего туда профессионала о том, что ему понравилось, то окажется, что в 90% случаев они говорят одно и то же. То есть, с одной стороны отсутствует некая базовая система общих критериев, как в предшествующие эпохи, с другой – существует некоторое общее понимание плохого/хорошего.
Собственно, тема разговора – как раз определение того, «что такое хорошо, что такое плохо». Потому что этот общий консенсус складывается из каких-то персональных теорий; каждый профессионал внутри себя создает «костыли», чтобы ориентироваться в мире искусства. Есть два вопроса: как этот консенсус формируется и из чего он формируется в современном обществе.
В 1920-е годы социальное время и время в искусстве перестали быть синхронными. Если до этого в истории искусств период длился где-то полвека (и столько же – время творчества человека), то задачей эксперта и музея было разбираться в прошлом. И в целом музеефицировалось только то искусство, носители которого уже были в гробу.
Тогда же по разным причинам в истории искусств эпохи начали сменяться гораздо быстрее — через 20-30 лет. Получилась такая парадоксальная вещь – художник еще жив, но он уже музеефицирован, а значит является эпохой прошлой. Это произвело огромную революцию. Раньше художник, стремящийся попасть в вечность, мог утешать себя словами «будущее меня оценит». Но когда появляется музей современного искусства – вон оно, будущее, оно либо оценило тебя при жизни, и ты туда попал, либо нет.
Это изменение сродни тому, что произошло в раннем христианстве, – в III веке появилась церковь. Церковный собор устанавливал некие правила для того, чтобы быть хорошим христианином, а «собор музейный» начал формировать консенсус таким образом, что понимание того, каким должно быть искусство сегодняшнего дня, проясняется наблюдениями за тем, что коллекционирует музей современного искусства.
Хорошо это или плохо – каждый из участников консенсуса для себя определяет самостоятельно. Здесь надо понимать, что в классическую эпоху, до импрессионистов, каждая последующая генерация художников относилась к прошлому как к почве, к которой стремилась вернуться; всегда была ситуация, укрепляющая систему критериев. Начиная с импрессионистов, каждое последующее движение отталкивалось от предыдущего как от ненужного; система критериев была принципиально разрушена.
Когда это происходит на глазах человека, вполне естественно, что он задается вопросом: а существует ли вообще эта система критериев? К 70-м годам XX века эпоха модернизма закончилась – критериев нет. И все-таки в то же время какая-то система у всех есть. Вот, например, Сергей Ануфриев создал периодическую таблицу искусств как систему координат, в которую можно поместить любое произведение искусства.
Вам будет интересно: Семен Кантор. «На мой век неофициального одесского искусства хватит»
Сергей Ануфриев: Отталкиваясь от того, что говорил Марат, можно сказать, что разница между вот этим законом, который присутствует в обществе, и сознанием обычных граждан, безусловно, есть (то есть, далеко не все обладают правовым сознанием). Обычно люди в своих взаимоотношениях руководствуются не законом, а какой-то негласной конвенцией, которая держит мир воедино. Та же ситуация в искусстве. Но разница в том, что хотя критериев больше нет, при этом все придерживаются определённых (конвенциональных) представлений.
Я задавался вопросом: на чем это держится, почему что-то мы считаем гениальным, а что-то нет? И пришел к тому, что на самом деле сейчас нельзя сказать «это сочетание цветов плохое, а это – нет». Скорее так: «данное сочетание хорошо в данное время у данного художника в данной работе», но это может не работать в других обстоятельствах. Вот в чем идея. Несмотря на то, что этот консенсус есть, все равно допускается большой произвол.
Мне пришла в голову аналогия с таблицей Менделеева, в которой он организовал мир веществ. Сама его фамилия, как и Мандельброта, отсылает нас к «мандале» как воплощению упорядоченности и структурированности. Стремление всё структурировать присуще человеку, и оно же присутствует в искусстве. Хотя на самом деле мало кто в этом разбирается. Всё современное искусство еще в античности содержалось в виде зерна. Поэтому моя таблица – это структурированная география искусства.
Искусство – это пространственно-временной континуум.
Идея Марата о культурном ландшафте в том, что мы оцениваем искусство как некую хронологию, как историю. Но мы предлагаем некое дополнение к этому временному – пространственное. Искусство – это пространственно-временной континуум. Пространство важно, как и время. Но что есть пространство в искусстве? Это не только география; каждое направление является собственной территорией в искусстве, охраняемой своими произведениями, собственными квадратными метрами в территории искусств. Моя идея была в том, что все эти направления можно изобразить.
Это может пригодиться, если нужно будет отправить письмо в космос: послать инопланетянам некую информацию о земной культуре, в том числе о современном искусстве. Создать, если так можно выразиться, идеальную импрессионистическую картину, которая не была бы усреднённой сборной солянкой со всего импрессионизма. Не картину как подражание Моне или Сислею, не картину в духе импрессионизма, а настоящую, выражающую суть всего направления, импрессионистическую картину, которую не стыдно послать в космос. Этот проект не претендует на исчерпанность, для меня искусство – это беспрерывные исследования, которое я веду внутри.
М. Г.: Если берешь любое произведение искусства, можешь сказать его формулу? Как ваши работы с Гусевым соотносишь с этой таблицей?
С. А.: То, чем мы занимаемся, это как бы арт-фикшн, или постакционизм – изображение не реальности, а того, что может ею быть, то есть некая виртуальность, возможность того, что может произойти. Данный проект («Новейшая история Украины») – пример постакционизма, или даже некая третья ветвь поп-арта. Английский поп-арт – искусство протеста, американский перерос создание национальной иконографии, ориентирован на общество потребления. Мы работали примерно теми же способами и приемами, что и поп-артисты. Тем не менее, работаем с таким материалом, который можно отнести к чему-то подобному картам Таро, то есть достаточно бессознательным.
Потому что, что такое «Рошен» как не то, что делал конфетный король, который стал президентом и заставил смотреть на свое «царство» (витрины магазинов «Рошен»), а люди оказались вклеены в созданную им реальность? Это не общество производства и не общество потребления. Я рассматриваю «Рошен» как проявление бессознательного, которое видит свои прекрасные картинки, не имеющие ничего общего с реальностью.
М.Г.: Ко мне как к галеристу приходят не всегда компетентные, но доброжелательные люди, интересующиеся и покупающие искусство, чтобы узнать о его качестве. Профессионалы слово «качество» считают ругательным, и речь идет скорее о качестве холста, красок, что как бы не имеет отношения к художеству. И вот ты находишься между этими двумя позициями: человеком, который говорит «хочу понять качество», и с другой стороны — художественным критиком, который отвергает понятие качества как таковое. Я считаю, что существует качество, и критику мешает это увидеть именно то, что он видит искусство как историю искусства, темпорально. А коллекционер, даже зритель, видит всю картину искусства одновременно, как ландшафт.
Искусство как оргáн – ты одновременно слышишь и те звуки, которые прямо сейчас извлекаются музыкантом, и те звуки, которые он начал извлекать когда-то.
Искусство как оргáн – ты одновременно слышишь и те звуки, которые прямо сейчас извлекаются музыкантом, и те звуки, которые он начал извлекать когда-то. Это означает, что коллекционер смотрит на искусство глазами зрителя 3 000 лет назад, 1 000 лет назад, 500 лет назад, и все критерии, что были раньше, они как бы наслаиваются, перестают быть критериями «хорошо-плохо», а становятся основанием для качества. Моя система помогает в том смысле, что мы должны вспомнить, как смотрели на искусство раньше, и просто суммировать все эти глаза.
Например, до Древней Греции количество искусства означало материальное благополучие владельца дома. Греки верили в то, что существует идеал, и искусство хорошо настолько, насколько оно близко к идеалу. Для римлян критерий в том, насколько искусство точно повторяет греческий оригинал, была важна искусность, рукодельность. В христианстве он определялся по принципу «есть искра Божья или нет». В эпоху Просвещения искусство идёт рядом с наукой, тогда его основной критерий — правдоподобность и изобразительность. Буржуазное искусство должно быть «красивым», должно украшать. Сегодня этот критерий наиболее общеупотребим, хотя на самом деле это лишь один из критериев.
Читать еще: «Працюйте тільки з тим, що викликає у вас потужний відгук»
Таким образом, мы доходим до завершения всей этой «восходящей» линии классической эпохи искусства в момент, когда эстетика превращается в науку. Далее через импрессионистов начинается эпоха модернизма, когда все остальные системы критериев отталкиваются от предыдущих. Это совпадает с очень важным моментом – Французской революцией, когда искусство отделилось от дизайна. Когда французский народ ворвался в Лувр, они увидели, что это красиво, и не разграбили, а наоборот — поставили охрану и открыли двери. Это искусство – оно не для чего-то, оно искусство ради искусства. С этого момента, условно говоря, критериями начали заведовать художники. У искусства исчез заказчик, и в то же время еще не было этого консенсуса – когда все договаривались о том, что у нас есть одна система оценки. Все эти критерии накладываются, и это те глаза, которыми зритель смотрит на современное искусство.
Эпоха интерпретаций начинается с марксистского «сейчас я объясню вам это искусство». Марксистская философия во всем мире минимум лет 15 была основным способом взгляда на искусство. Потом оказалось, что фрейдизм гораздо лучше справляется с этой идеей, потому что абстрактное искусство было принято обществом «на ура». Затем пришли структуралисты, которые выгнали марксистов и фрейдистов и сказали: чтобы заниматься искусством, нужно его знать. У постструктуралистов каждый художник создает свой язык из разных элементов.
Закончилось это уже в 1960-е годы бунтом художников, когда считалось, что произведение искусства – генератор интерпретаций, и интерпретация художника равна любой другой. С этого момента вся система оценок грохнулась, и началась интересная жизнь в искусстве, когда каждый художник стал вытаскивать что-то из себя. При этом это что-то было уже не про «богатый внутренний мир», как в эпоху фрейдистов. Например, художницы-феминистки – у них есть своё свойство, которого не было до них. Специфику своей судьбы делаешь своей профессией, но что делать тем, у кого нет своей специфики? Это, собственно, и есть современное искусство, когда каждый художник, осознавая это все, выстраивает какую-то свою линию, стратегию, систему. И единственным способом в этом ориентироваться являются контексты. Искусство стало контекстуальным.
Я для себя определяю, что существует 4 контекста, в которых художник обязан ориентироваться.
- История искусства (видеть культурный ландшафт). Через произведение художника люди смотрят на всю историю искусства, которое было сделано до него.
- Надо знать то, чем занимаются твои коллеги сегодня, понимать, что вокруг происходит. Единственный способ понять современное искусство – это погружение.
- Социальный контекст (через сегодняшнее искусство рассказываешь об эпохе). Формула такая: «только сиюминутное имеет право на вечность»,
- Собственная стратегия (художник через свои произведения создаёт свою биографию). Думать о себе как о культурном явлении.
Итогом беседы стало предложение Сергея Ануфриева создать некий творческий, учебно-производственный коллектив, которым вместо каждого квадратика периодической таблицы искусств будет создано одно или два произведения, полностью описывающее направление в искусстве. Марат Гельман в свою очередь изъявил желание курировать этот проект и в зависимости от получившегося результата показать его как минимум в учебных заведениях Европы, как максимум — по музеям. Музей современного искусства Одессы же, вероятно, выступит в этом проекте координатором.
Читати далі: Мистецтво у громадських просторах
Записала Варвара Лозко
Фото с официальной странички fb МСИО